|
|
|
|
|
Classica, n° 118
déc.2009-janv.2010 |
Entretien: Jérémie Rousseau |
|
Jonas Kaufmann «Laisser venir les émotions»
|
Tout ce qu'il chante, il le marque de son
intelligence, de sa présence et d'une suprême musicalité. On en oublierait
presque l'infinie richesse de son timbre de ténor. Rencontre avec un orfèvre
amoureux de son art. |
|
Londres, 9 septembre. L'air est frisquet en
cet après-midi de rentrée, mais le climat de la capitale britannique est
électrique. A l'heure où les Proms s'achèvent en fanfare, le Covent Garden,
lui, affûte sa nouvelle saison avec Tristan et Isolde et une reprise très
attendue du Don Carlo de Verdi mis en scène par Nicholas Hytner avec Jonas
Kaufmann. On nous mène au pas de course au service de presse en pleine
effervescence et nous pénétrons dans un petit bocal de verre bâti en plein
open space - étrange lieu réservé aux interviews. A 16 heures pile, les
raccords de Don Carlo terminés, Jonas Kaufmann nous rejoint. Courtois,
disponible, mais comme repu d'interminables répétitions.
-Aimez-vous répéter?
(Il soupire.) Ca peut être agréable, intéressant même, et pourtant...Disons
que c'est indispensable aux représentations. Mais ça s'arrête là. Je connais
des chanteurs pour qui c'est exactement l'inverse: ils adorent répéter et
détestent les représentations. Un comble, à mon sens; je suis devenu
chanteur d'opéra pour me produire, non pour répéter.
-Les répétitions auraient-elles trop d'importance aujourd'hui?
Certaines pièces , très compliquées, exigent qu'on y travaille cinq
semaines. Au-delà, ce sera souvent trop, car cela signifiera que personne,
pas même le metteur en scène, n'arrivera suffisamment préparé. Soit vous
perdrez du temps au début, soit vous verrez toute la fraîcheur et la
spontanéité s'envoler à cause de ce temps gaspillé. Répéter pendant quatre
semaines oblige à connaìtre musique et texte dès la première répétition. De
surcroît, chacun aura réfléchi, creusé la psychologie, et les échanges avec
les partenaires seront d'autant plus riches. Je préfère des périodes de
répétitions courtes mais intenses.
-Quelle est votre définition d'une "pièce compliquée", comme vous dites?
C'est difficile à dire. Tristan et Isolde par example, qu'on répète
actuellement ici, est un ouvrage très long, certes, mais dans lequel il ne
se passe pour ainsi dire rien. Les difficultés surviennent lorsque de
nombreux rôles sont impliqués, que les changements de tableaux se
multiplient, ou bien que l'humeur et le caractère du personnage que
j'interprète se modifient en profondeur au cours de l'opéra. La difficulté
consistera alors à montrer au public, rapidement et lisiblement, l'une puis
l'autre dimension du rôle. Ces approfondissements supposent d'essayer, de
réessayer un grand nombre de fois, avant de vraiment savoir. Là, le metteur
en scène doit se comporter en arbitre et vous reprendre, vous pousser dans
vos retranchements.
Toutefois, beaucoup d'opéras restent "basiques". Quatre-vingt-quinze pour
cent d'entre eux parlent d'amour, de jalousie et des conflits qui en
résultent.Je dois vous avouer de pas me souvenir d'un opéra explorant aussi
richement les caractères et ressorts d'une pièce que la pièce elle-même-
hormis peut-être le Wozzeck de Berg. Les personnages de Schiller, de
Mérimée, de l'abbé Prévost sont infiniment plus complexes et éclairants que
leurs jumeaux lyriques.
-Quel rôle de ténor serait pour vous l'équivalent de Wozzeck en termes
d'épaisseur psychologique?
Le premier qui me vient en tête est Otello.
-Vous l'a-t-on déjà proposé?
Oh! oui, bien des fois. Et j'ai répondu non autant de fois! J'aimerais le
faire. Mais pas avant cinq ans...Planifier n'est pas chose aisée et vous
savez jamais vraiment comment votre voix se développera. Bien sûr, vous
devez calculer, essayer de construire une échelle solide afin de bâtir rôle
après rôle, et logiquement vous dire : "oui, celui-ci devrait marcher
maintenant." Mais ça n'est pas fiable à 100%. En fait, je construis sur
trois plans: du côté allemand, du côté français et du côté italien. Mais
vocalement, ils n'évoluent pas du tout en harmonie.
-C'est-à-dire?
Chanter les répertoires français, allemand et italien n'a rien à voir.
Certains rôles sont réputés extrêmement compliqués, et pour moi, en fait,
ils ne le sont pas. D'autres, en revanche, n'ont pas cette réputation et
semblent bien plus faisables: or ce sont des montagnes! Disons que je ne
trouve pas forcément logique, avant d'aborder Otello, de chanter Un bal
masqué, Le Trouvère ou encore Aïda...
Vous donnez l'impression d'être un peu lassé des rôles de jeune premier,
non?
C'est évidemment tentant d'affronter des personnages plus complexes. Plus
vous vieillissez, plus il est difficile de montrer l'aspect positif d'un
caractère comme celui d'Alfredo dans la Traviata par exemple. Le public peut
éprouver de la sympathie pour lui et excuser son comportement, à condition
qu'il soit jeune, naïf, sans expérience. Et à la longue, c'est vrai, je suis
un peu fatigué de jouer les timides et les innocents aveuglés par leur
passion. Dans La Bohème, c'est un peu différent, car Rudolfo est un artiste,
et cet aspect peut justifier ses emportements passionnés.
-Une chose frappante, chez vous, est la modernité de votre jeu en scène:
très théatral et en même temps marqué par le cinéma.
Plus que par le cinéma ou les acteurs, je dirai tout simplement par la
réalité et le réalisme.
-Mais la réalité peut être aussi ennemie d'une forme de théâtralité.
Disons une réalité qui puisse vous toucher. Je connais des personnes qui
essaient désespérément de pleurer vraiment sur scène. Mais c'est foutu
d'avance!
Vous devez trouver la dose juste- créer, non surjouer. Et laisser tous les
aspects émotionnels venir de vous-même, de votre intérieur et de votre
propre réalité. Si quelqu'un vous dit: "marche comme ça, tu auras l'air plus
joyeux, ou tiens-toi comme ci, tu auras l'air désespéré" et que vous essayez
d'appliquer
ça, vous aurez l'air d'un sot, point final, car ça ne sera pas vous. Il faut
penser à une situation et avoir une vision qui vous inspire. Pensez par
exemple à la première neige qu'on voit, enfant. C'est magnifique! Vous la
voyez, vous la touchez, elle craque sous vos pas, vous la sentez même dans
l'air avant sa venue! Si vous marchez sur le plateau avec cette joie
intérieure, cela donnera exactement ce que vous recherchiez.
-Qui vous a enseigné cela?
Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai toujours su et aimé depuis mon
enfance. Je suis frappé de voir aujourd'hui des chanteurs ne sachant tout
simplement pas marcher en scène. Je ne dis pas marcher en composant un rôle.
Non, marcher en étant eux-mêmes. Son premier pas sur scène, c'est comme
marcher sur de oeufs: tout le monde vous regarde, vous y allez doucement,
vous êtes gauche, ça n'est pas naturel. Il faut oublier qui vous êtes,
oublier le public, avoir confiance en vous et ressentir cette paix
intérieure. Puis vous y allez.
-Votre premier Lohengrin, à Munich, a été l'un des évènements de l'été
dernier. Quelle expérience en tirez-vous aujourd'hui?
J'ai toujours eu le plus grand respect pour Lohengrin. Christian Thielemann
m'avait mis en garde à plusieurs reprises contre ses longueurs et sa
tension. Toutefois, le plus grand défi du rôle se situe au niveau des
réserves d'énergies. Elsa, par exemple, a beaucoup à chanter mais ses
parties sont idéalement dosées tout au long des trois actes. Lohengrin, lui,
chante très peu à l'acte I, entre sur scène à l'acte II au terme d'une
longue attente, pour quelques phrases seulement; et c'est après deux
entractes et quatre heures d'attente que les choses sérieuses commencent. Et
là il chante beaucoup, durant le duo et tout le reste de la soirée. Tout est
dans le trosième acte. Or, mentalement, à ce moment-là, vous êtes épuisé.
-La mise en scène de Lohengrin par Richard Jones a suscité de grosses
réserves, côté public et critiques. Comment l'avez-vous vécue
personnellement?
Richard Jones avait quelque chose de très intéressant en tête, mais sa
lecture et ses propositions nous ont peut-être surpris par leur économie.
Anja Hartmann, Wolfgang Koch, moi-même ainsi que tout le casting étions
disponibles à 100 % pour montrer ce que nous pouvions faire, bouger, nous
donner- tous jeunes chanteurs, plus au moins de la même génération, et non
des wagnériens d'autrefois, plus massifs et statiques. Or nous nous sommes
retrouvés plantés sur scène, les bras ballants à plus de 90% du temps, sans
rien faire. Juste rester debout. C'était évidemment frustrant. Surtout quand
on pense au potentiel de l'équipe. Et de surcroît avec sept semaines de
répétitions! Cela a été très en deçà de ce que j'attendais. Mon prochain
Lohengrin aura lieu à Bayreuth l'été prochain, avec Hans Neuenfels. Je
m'attends à quelque chose de délirant, mais il y aura probablement beaucoup
à faire.
-Quel(s) rôle(s) vous poursuivent-ils le plus en dehors des
représentations?
Je ne m'en rends pas toujours compte, en particulier lorsque je rentre à la
maison tout seul et que personne ne peut relever mon comportement étrange,
mais Lohengrin fut une histoire d'amour à chaque instant. Il est jouissif de
le chanter, car vous goûtez chaque phrase, chaque scène. Il faut même
veiller à ne pas se faire absorber et continuer à y penser rationellement.
-Est-il aisé alors de retrouver une vie personnelle?
Mon épouse est chanteuse et comprend cette vie, mais cela demande énormement
l'un de l'autre. Cet été, nous avons passé trois merveilleuses semaines de
vacances, qui rendent encore plus désagréables les contraintes de la
rentrée- répétitions. période de séparation...Passer du cercle familiale ,
de Zurich où je vis avec ma femme et mes trois enfants, à une vie de
célibataire, loin du foyer, est d'abord perturbant. Bien sûr, on travaille,
on répète, mais lorsqu'on rentre le soir dans un appartement inconnu, il n'y
a personne. Et le temps défile très lentement. Puis, peu à peu, on trouve
ses marques, ses tics, et lorsqu'on s'y est habitué au bout de quelques
semaines, on rentre chez soi, et là, toute la vie vous saute à la figure,
vous submerge comme un ouragan. Trois enfants qui veulent, tous, partager
leur père dès que je suis là: j'ai perdu l'habitude, car j'ai vécu les trois
semaines passées dans le silence le plus complet, sans aucune voix.
Impossble tout à coup de lire le moindre livre, de s'arrêter...Ce sont des
formes de sacrifice.
-Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas été chanteur d'opéra?
Cela aurait certainement eu un rapport avec le jeu et le théâtre. Même si
j'ai commencé par le mathématiques- que je n'aurais pu supporter ma vie
entière! J'ai besoin de pratique. J'aurais peut-être été quelque chose comme
électricien, plombier, car j'adore me servir de mes mains - construire,
réparer. Aujourd'hui encore, dans cet appartement londonien, j'ai passé deux
heures à réparer un système de poubelles qui ne marchait plus depuis des
années. Je ne peux pas supporter que les choses ne marchent pas.
-Votre perfectionnisme vous suit partout!
Perfectionnisme? Si vous voyiez chez moi, vous ne diriez pas ça. C'est
plutôt un besoin de créativité, sans l'idée de la perfection. Je ne peux pas
m'assoir quelque part sans remarquer un défaut au plafond, un abat-jour
rayé, un bout de parquet qui cloche. A Londres , je suis venu avec ma boîte
à outils, et je répare. Cela me détend énormement. Comme cuisiner, une
grande passion. Quand je rentrerai à la maison, l'une des premières choses
que je fais sera de réparer les jouets des enfants. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|